APRÈS LA BATAILLE (WATERLOO)-PAUL-LOUIS-NARCISSE-GROLLERON-
(战后(滑铁卢)-保罗-路易斯-纳西斯-格罗伦-)
22.
奥托·皮恩战后与当代艺术I` by
Otto Piene 高清作品[23%]
奥托·皮恩战后与当代艺术I-
-
(巴德·拉斯菲1928年至2014年柏林) br>“对于杜布费特和塔皮一代人来说,对于我们之前的整整一代人来说,战争是决定性的经历:土地、物质、沙子,Piene 196向艺术评论家Wieland Schmied解释说,“粘土意味着在土洞、壕沟、庇护所中的避难所,是战争可怕威胁中的最后一处住所。”。这一创伤印记不再适用于皮恩,她出生于1928年,16岁时应征入伍,在慕尼黑学习艺术,然后在杜塞尔多夫学习,直到1953年。在很短的时间内,零艺术家形成了一个国际网络,伊夫·克莱因、卢西奥·丰塔和还有吉恩·廷格利。Piene想走得更高:“我们决定性的经历是一个梦想天文、宇航员冒险的时代,在这个时代,人类能够离开地球,克服地心引力。我们对光感兴趣,对火感兴趣,对气流感兴趣,对无限的可能性感兴趣,对更好的,为了回应快速反应和非正式的心理动作,皮恩开发了一种全新的技术。对他来说,“旧世界”的图像配备了像盔甲一样的“重框架”,观众因此“被迫进入其中”。他的画应该没有这些障碍,“过去的压舱物,精神的颠簸。”。“
“1976年4月之后”,背面标题为O Piene 76,油画、颜料和油画上的火,100 x 100厘米,镶框
出处:
佳士得伦敦,1。1988年12月,瑞士洛斯814私人收藏
一个激进的新开端的想法,进入未知的艺术、技术和精神领域,这些主题决定了皮恩近60年的作品。Piene–这当然也是ZERO,他与海因茨·麦克在杜塞尔多夫(Düsseldorf)成立了一个传奇的艺术家团体,不久之后,Günther Uecker加入了该团体。ZERO代表火箭倒数计时的数量,代表战后德国的零小时,代表星星到达的距离。
古老的,这是皮恩的黑暗:“我照亮它,使它透明,我消除它的恐惧,我使它成为一个力量的房间,像我的身体一样被呼吸所感动,我吸走烟雾,使它能够飞翔。”他从1959年开始制作的电影令人眼花缭乱,闪闪发光,充满活力。它们是“机械地”创作出来的画布上没有笔触,只有油漆或烟雾流过硬纸板或金属制成的手工穿孔网格屏幕。在这个过程中形成的星座让人想起空间图像、原子和恒星,但也让人想起计算机的孔图。
对皮恩来说,这幅画变成了一个“振动场,一种外观”。从他的“烟雾画”中,他很快发展出了“火焰画”,他在画布上燃烧颜料。形成的气泡和外壳赋予圆形构图一种奇怪的深度,某种炼金术。
(摘自:德意志岸边-ArtMag-82)
23.
杰森·马丁战后与当代艺术I` by
Jason Martin 高清作品[23%]
杰森·马丁战后与当代艺术I-
-
(伦敦1970年geb)
Ghost,2008,背面签名、注明日期、标题,并表示J.Martin 08,《铝上的油》,225;x;150;x;10厘米
出处:
萨尔茨堡的Galerie Ropac
私人收藏,北莱茵-威斯特伐利亚,2008年在那里收购
油画是杰森·马丁作品中三维主题的媒介和基本组成部分。最传统的画家媒介在艺术家的作品中获得了一种全新的表达方式,他将自己的作品集中在油画的纯物理性质上。他将光滑、粘稠、固体和液体的油漆推拉到铝载体材料上,从而赋予绘画材料一种糊状和雕塑感。大多数情况下,Jason Martin会使用各种浓度和混合比例的罂粟油与颜料结合,根据需要精确调整油漆的粘度。杰森·马丁(Jason Martin)用沉重的impasto来展示颜料的质感,在《幽灵》(the Ghost)中,他用梳子刮刀将深黑色、紫色和红色的膏状油画条状地涂上,以遵循铝载体的钻石形状。在油画的线条、尖端和凹槽中,光线以这样一种方式折射,鬼魂似乎在观看者眼前不断变化,雕塑形式和颜色也在不断变化。用杰森·马丁的话说,这些都是他不断尝试“用短暂的印记打造一座纪念碑”。
绘画和雕塑这两个术语通过他的作品融合成一个不可分割的元素。
24.
阿尔贝托·布里战后与当代艺术` by
Alberto Burri 高清作品[23%]
阿尔贝托·布里战后与当代艺术-
-
(卡斯特罗城/佩鲁贾1915-1995尼斯)
Nero Celotex,1991年,Celotex上的丙烯酸和Vinavil,54;x;74厘米,镶框这件作品在阿尔比齐尼宫基金会注册。包括照片证书
出处:
萨蓬画廊,意大利尼斯
私人收藏
欧洲私人收藏
展览:
伯里博洛尼亚。Celtex ha un cuore antico,Sapone Arte Fiera画廊,27.——31.2005年1月,展览-猫。S.44、17、45和图。,53
文学:
b.科拉,布里。总目录。皮图拉1979年至1994年,第三卷,阿尔比齐尼宫学院,卡斯特罗城,2015年,第303页,第2199号(i.9149),图在Combustioni(燃烧)、Ferri(铁)、Legni(木材)和Celotex系列中,自然和人工材料的表现效果继续存在,由于Burri本人创造的腐烂迹象,这些材料显得栩栩如生。Burri最新作品的纤维板最早于20世纪20年代在美国制造。Celotex是作为隔热板和隔音板生产的,最初是用压榨后的甘蔗渣制成的。后来,Celotex由多种有机物质制成,包括树皮、草、大麻和花生壳。正是这个作品的表面成为艺术家行动的场所,艺术家的工作和研究的场所;一个拒绝传统艺术方法并引入新技术方法以达到更高表达强度的地方。在使用黄麻、铁、粘土、木材和烧焦的塑料后,Burri从20世纪70年代开始使用木屑和胶水的糊状混合物:一种材料,通常在工业上用于建筑工程中的隔热,在那之前,他经常将其用作他的工作的底漆……他现在对其进行雕刻、刮擦和标记。
艺术评论家弗朗西斯科·博纳米解释说:“他从不谈论事物,只谈论材料。重要的艺术史学家朱利奥·卡洛·阿甘写道:“如果你看一头驴,你就看不到一头摩兰迪……”从某种意义上说,伯里看到的是莫兰迪看着瓶子的玻璃作为一名医生,他检查皮肤表面、皮肤、毛孔、头发,是一名皮肤病专家。“他像皮肤科医生一样处理他的celotex,分析它的一致性,切断它,一层一层地揭示它最亲密的秘密。
25.
欧文·沃姆战后与当代艺术I` by
Erwin Wurm 高清作品[23%]
欧文·沃姆战后与当代艺术I-
-
(布鲁克/穆尔1954年)
小母亲,2016年,玻璃(无色),在E.Wurm底座上签名,编号为AP 1/3 2016,H:38,5厘米
出处:
私人收藏,维也纳
“很多人误解了我的作品”,你曾经抱怨过。
br>“你认为这与身体或这个和那个物体有关,但不是:我主要关心的是环境。“很多人觉得你的艺术很奇怪,你对此有多痛苦?”?当作品被缩短时,我很恼火。我意识到我的艺术门槛很低。你走进一个博物馆,看到一辆大轿车,然后想:哈哈,真有趣。不幸的是,许多人并没有超越这第一个冲动,但幽默形式的批评比用木槌批评更具颠覆性。马库斯·加布里埃尔(Markus Gabriel)写道:“在我们晚期资本主义民主社会中,意识形态批评的恰当形式不是悲剧,而是喜剧。“我也这么看。”Erwin Wurm接受了托拜厄斯·哈伯尔(Tobias Haberl,Süddeutsche Zeitung Magazin,18岁)的采访。2016年11月
26.
战后(受惊的国王)(2021) by Lyndell Brown Charles Green 高清作品[23%]
27.
战后`
Nach der Schlacht (1698) by Georg Philipp Rugendas 高清作品[23%]
28.
战后`
After The Battle (1872) by Peter Nicolai Arbo 高清作品[23%]
29.
朱利耶·奈弗战后与当代艺术I` by
Julije Knifer 高清作品[23%]
朱利耶·奈弗战后与当代艺术I-
-
(奥西耶克1924年至2004年巴黎)
无标题,1973年,背面签名、注明日期和标记,帆布压克力,90;x;131厘米,借助艺术家画框,我们感谢Galerie Frank Elbaz和Galerija Gregor Podnar确认了这件作品的真实性来源:欧洲私人收藏(直接从艺术家手中获得)
Knifer在早期草图中首先从概念上解决了弯曲,在他开始画图案之前。他毕生致力于这种简单的形式,以及他对执行过程中的缺席、减少和完美的研究表明,一位艺术家在绘画过程中找到了冥想的表达方式。与卡瓦拉的日期画类似,奈弗在他的作品中使用了一个单一的主题,捕捉到了永恒的存在和最纯粹、最简单的形式的重复,这些形式隐藏着他的作品散发出的平静和美丽。span>
30.
卡拉·阿克迪战后与当代艺术I` by
Carla Accardi 高清作品[23%]
卡拉·阿克迪战后与当代艺术I-
-
(特拉帕尼1924年至2014年,罗马)
1958年,奥瓦莱,1958年签署,日期为\'58;背面为标题,第二次签名,日期为,画布上的酪蛋白,131;x;197厘米,镶框
出处:
雅科罗西藏品,罗马
都灵诺齐画廊(背面印有邮票)
卡索利工作室,米兰
吉安尼·曼佐藏品,米兰
吉安加拉佐·维斯康蒂藏品,米兰
欧洲私人藏品
展出:
罗马,卡拉·阿克迪,萨利塔广场,12岁。1958年4月,东京,第九届东京双年展,大都会美术馆,196年,展览-猫。第6号(标题为“3号结构”,尺寸和技术规格不正确)
1970年2月12日至3月10日,热那亚,阿克迪,波尔纳画廊
都灵,马尔塔诺画廊,1981年2月26日至3月20日(标题为“3号结构”,尺寸不正确)
1989年12月至1990年1月,杜兰特工作室,罗马,superficie展览-猫。卡塔尼亚,卡拉·阿克迪。塞格诺·特拉斯帕伦扎(Segno e trasparenza)、普格利西·科森蒂诺基金会(Fondazione Puglisi Cosentino)、瓦勒宫(Palazzo Valle),6岁。2月12日。2011年6月,展览-猫。S.110和Fig
文献:
德国凯尔特人,卡拉·阿克迪,米兰沙塔,1999年,S.267,1958-2号,附图。
br>
20世纪50年代初,意大利艺术文化深刻国际化的条件得到了满足,并被外国和国内的刺激因素深深渗透:意大利画廊在海外获得了更多的展览,文丘里就纽约的前卫运动进行了演讲,弗拉亚诺、莫拉维亚和艾尔莎·莫兰特等作家强调了写作的非现实化,转而使用想象的语言。1951年,纳穆斯的照片开始流传开来,展示了波洛克在地板上未被触碰的画布周围滴水、行走和跳舞的创作过程。第一幅黑白画的想法就是这样产生的:“这是一个危机年,我非常缺乏动力,认为我不能再画画了。所以我开始直接在地板上画画来跟随标志。但我用了黑白对比,因为黑白对比太明显了,不太令人兴奋。“在这个特殊的时刻,艺术家必须有一种独特的、新奇的感觉,这种感觉驱使着她。
这些线条描述了一种“反绘画”的出现。”“正是这种对比、逆转和运动拒绝了形式和色彩的等级,以及无限和个体视觉之间的关系,这幅画正在经历传统的解体和危机。这正是阿克迪在她的画作中所寻求的,在她的画作中,符号本身并没有起到作用,而是起到了相反的作用。”与当下的其他符号相关,这些符号共同构成一个结构,并成为一种艺术表现形式(在结构室内),从而获得一种神奇而智慧的意义,具有严格的必要性,但也具有不可预测的游戏性